I Concurso de música oline Gran Pausa: Lista de participantes

Ayer 27 de Septiembre terminó el plazo de envío de solicitudes para participar en nuestro concurso online. Ya tenemos el listado definitivo de participantes, en orden de inscripción:

Lucas Leandro Medina
Daniel Acosta Guzmán
Mon Puo Lee
Dúo Sánchez-Crespo
Mario Montes Aguilera
Francisco Esteban Camacho
Oscar Santiso Eiroa
Francisco José García Verdú
Quinteto Ipus
Héctor M. Marín
Dúo Javier Olmeda y Miquel Carbonell
Luis Fernández Catello
Juan Harvey Mateus Terranova
Víctor Pons
Georgina Sánchez
Voces del más acá
Francisco José Gil Ortiz
Dúo Ubuntu
Cuarteto D’arezzo
Iria Folgado
Rocío Betsabé Reyes Tello
The Linos duo

El jurado estará presidido por Teresa González Portillo, contando como vocales a Yonatan Falero Correa, Elena Domínguez Criado y Jara Roque Díez.

Gracias a todos por vuestra participación. ¡En los próximos días se harán públicos los resultados!

¡Síguenos en FacebookTwitter o suscríbete!! Si tienes dudas sobre algún tema, puedes visitar nuestro foro y consultarlo con otros músicos.

Recopilatorio, ¡un poco de humor musical!

Cuando tienes que tocar notas muy agudas….

Vía TwoSetViolin


 

Mahler no pensó en los demás…

Vía Classic Music FM


 

Por favor, pegunta antes de tocar el piano. A no ser que seas Mozart. Pero sé que no lo eres, porque está muerto…

Vía 9gag9.

9gag9


¿Te parece divertido? Vamos a escucharte a ti solito…

Vía Ray Chen


 

¿Qué instrumento tocas?…

Vía memegenerator.es

60899467


 

Anatomía de las Óperas

Vía Classical Music Jokes

c_m_j


 

Sigue la batuta

Vía Classical Music Jokes

cfj_2


 

¿En qué se diferencian una viola y una cebolla? En que no lloras al cortar la viola

Vía Classic Music FM

cfm


 

Dejo la banda para emprender una carrera en solitario

Vía Classic Music FM

classic_musicfm


 

Queen

Vía Classical Music Jokes

classica_music_jokes_3


 

Manos de pianistas

Vía Classical Music Jokes

classical_music_jokes


 

¡Mamá!

Vía Classical Music Jokes

cmj


 

La sección de cuerdas, cómo la vemos nosotros y cómo la ven los demás

Vía Classical Music Jokes

cmj_3


 

¡Por fin viernes! Oh, espera. Soy músico.

Vía Classical Music Jokes

cmj_4


 

Lo que de verdad pasa en ese atril

Vía Classical Music Jokes

cmj_5


 

Pianobar

Vía Classical Music Jokes

cmj_6


 

Voy a estudiar una pieza nueva. ¡Desafío aceptado!… Aquí no hay nada que hacer

Vía Classical Music Jokes

cmj_7


 

Argh, Me faltan notas en la mano derecha… Debería practicar con cada mano más lento y con metrónomo… Simplemente, ¡mete más pedal!

Vía Classical Music Jokes

cmj_8

¡Síguenos en FacebookTwitter o suscríbete!! Si tienes dudas sobre algún tema, puedes visitar nuestro foro y consultarlo con otros músicos.

Flautopia – un método novedoso para enseñanzas elementales [post patrocinado]

Flautopia es un nuevo método desarrollado por Mercedes Femenía, profesora de Flauta Travesera, Lenguaje Musical, Iniciación temprana y directora de diferentes agrupaciones musicales. Está orientado para comenzar a tocar la flauta desde cero y distribuido en cuatro volúmenes que se corresponden con los cuatro cursos del grado elemental.

¿Qué puedes encontrar en él?

Está estructurado en 30 unidades, pensadas para trabajar una por semana. Cada unidad contiene:

  • Escala completa
  • Técnica preparatoria del estudio de la unidad
  • Estudios (tanto originales como de autores clásicos), para tocar en todas las octavas de la flauta
  • Canciones populares para aprender de memoria
  • Improvisación al final de cada diez unidades
  • Cada 5 unidades hay actividades lúdicas
  • Acompañamiento de piano para algunas piezas en un cuadernillo adjunto

Contiene también un anexo donde podrás encontrar:

  • Música de cámara (dúos, tríos, cuartetos y más obras con acompañamiento de piano o guitarra)
  • Varios villancicos con acompañamiento de piano o de cd para que puedas utilizar en las audiciones de Navidad
  • Soluciones de las actividades que han salido a lo largo del libro
  • Todas las digitaciones estudiadas de la flauta

El volúmen 4 contiene obras orientativas para realizar las pruebas de acceso a grado medio o profesional.

IMG-20141009-WA0009-300x300

¿Por qué nos parece original?

Este método incluye juegos, ejercicios de memoria, obras y estudios originales… Tiene un planteamiento más moderno de la enseñanza, centrada en la diversión y el disfrute del alumno y no sólo en su progreso, sin olvidar ni dejar de lado la técnica y otros aspectos del aprendizaje tradicional.

Muy interesante también es el CD que incluye cada libro, con acompañamientos musicales (muy útil para aquellos profesores que no cuentan con pianista acompañante) y actividades adicionales. Por otro lado destaca la inclusión de estudios y obras originales.

Algo muy novedoso de este método es que hace uso de las redes sociales y de un blog propio para informar de novedades, cambios o material adicional. Atienden problemas y propuestas, están en contacto directo con los profesores o los mismos alumnos que utilicen el método.

¿Dónde adquirirlo?

Puedes pedirla en tu tienda de música habitual, o por medio de SONATA Ediciones, PILES o, si lo prefieres, por medio de AMAZON.

También puedes visitar la web misolesmusica.com

¡Síguenos en FacebookTwitter o suscríbete!! Si tienes dudas sobre algún tema, puedes visitar nuestro foro y consultarlo con otros músicos.

6 cosas que también son estudiar

¿Qué haces cuando estudias con tu instrumento? Escalas, ejercicios, técnica, repertorio… Hay mucho que trabajar. Sin embargo, ¿sabías que hay otras cosas que deben formar también parte de la práctica? Te contamos algunas…

  • Escuchar música: Por supuesto, esta es la mejor y más importante de las prácticas. Si no escuchas música, no sabrás interpretarla. Hay muchas variantes, de estilo, de época, formas de interpretar, versiones con distinta instrumentación… Hay muchas cosas que sólo puedes aprender escuchando música. Es bueno escuchar las piezas que vas a interpretar antes de trabajarlas, pero también escuchar otro tipo de repertorio que no sea específico de tu instrumento. Es también muy positivo conocer cada día música que no has escuchado nunca, descubrir nuevos estilos (aunque sean muy antiguos) y formar tu oído con otro tipo de sonoridades.
  • Ver vídeos: La observación es una forma de aprendizaje. Ver vídeos de grandes intérpretes de tu instrumento (y de otros), puede ayudarte a solucionar problemas técnicos o interpretativos que te rompen la cabeza. Debes observar cómo solucionan los problemas que cada obra presenta, cómo consiguen “ese sonido” bonito con el que tu sueñas y diseccionar lo que hacen para imitarlo de la mejor manera posible. Además, observando a los grandes pueden poner en práctica el estudio mental: mientras observas cómo tocan, imagina que eres tú el que lo hace y trae a tu mente los movimientos que realizas para ello.
  • Practicar lenguaje musical: Tanto la entonación como el ritmo son aspectos de la vida musical que nunca nos abandonan. Practicar el lenguaje musical no debe dejarse sólo para los primeros años de aprendizaje. Puedes usarlo para leer a primera vista nuevas partituras o solucionar problemas rítmicos o melódicos de partituras que ya trabajas. Siempre sin instrumento y dirigiendo con tu mano el compás, ¡tal y como lo hacías en clase!
  • Entrenar el oído: Nunca está de más, para mejorar la afinación y comprender mejor la música, entrenar nuestro oído en el reconocimiento de intervalos y armonías. Para ello podemos pedir ayuda a un compañero para hacer dictados a varias voces, o usar algún programa informático o CD ideado para entrenar el oído. Aquí tenéis algunas aplicaciones y programas.
  • Analizar las partituras: Siempre que vayas a tocar un estudio o pieza susceptible de ser analizado, hazlo. Analízalo desde el punto de vista formal y también armónico, o al menos inténtalo. Te ahorrarás tiempo de estudio y comprenderás de un golpe toda la partitura. ¡No nos enseñan a analizar partituras en el Conservatorio para tenernos entretenidos!
  • Improvisar: Esto es algo que muchos músicos temen (especialmente clásicos), y que otros ven como algo fácil y normal. Como con casi todo, hay que “lanzarse”. Antes de decir que no se te da bien, prueba y entrénate en ello. Verás que después te costará menos memorizar partituras, reconocer armonías, mejorarás tu oído y tu capacidad para tocar en grupo.

Esperamos que pongas en práctica alguno de estos consejos. ¡No todo es técnica!

¡Síguenos en FacebookTwitter o suscríbete!! Si tienes dudas sobre algún tema, puedes visitar nuestro foro y consultarlo con otros músicos.

El ancla de la tradición musical

La música clásica (como se la suele denominar), tiene unas raíces muy profundas. Y no sólo en lo que a la propia música se refiere, sino todo lo que la rodea: los conciertos, las orquestas, los músicos, las grabaciones, la enseñanza, los instrumentos… Toda la industria clásica que existe hoy en día es una gran estructura forjada durante siglos. Esto es bueno y a la vez, malo.

Está claro que gracias a la tradición, la música clásica ha llegado al punto en el que estamos. Sin embargo, se está estableciendo en el mundillo cierto tufo a reaccionario que no nos deja avanzar y adaptarnos a la nueva sociedad. A mi forma de verlo, llevamos más de un siglo sin experimentar cambios significativos en muchos ámbitos. A veces hay intenciones de evolución y de cambio, pero son miradas con recelo, produciendo a veces hasta el escándalo de algunos sectores.

Hace menos de un año, el director de orquesta Baldur Brönnimann escribió en su blog un post sobre 10 cosas que cambiar en los conciertos de clásica. ¿Las consecuencias? Más de 100.000 visitas y un escándalo en las redes.

Actualmente, existen dos respuestas frente a los cambios: de acogida y de rechazo total. Como es habitual entre músicos, todo es blanco o negro. Por poner un ejemplo: la aparición de nuevos materiales que podemos aplicar a nuestros instrumentos. Hace poco hablaba con un luthier estadounidense, David Rivinus, que se dedica a construir instrumentos ergonómicos. Me comentaba que había decidido sustituir todas las piezas de ébano en su taller por otros materiales. Las razones que me daba eran varias: Por un lado, el ébano es un árbol en peligro de extinción.Por otro, con materiales más modernos es posible reducir el peso del instrumento, logrando así que sea más cómodo tocarlo. Frente a este simple cambio, muchos músicos se muestran reacios. Otros le exigen que el nuevo material sea negro o que imite al ébano, como queriendo agarrarse a la tradición por todos los medios. Así somos, queremos que las cosas sigan siendo como hasta ahora.

También tenemos otro ejemplo en el mundo discográfico. Muchos sellos se atreven con un marketing más agresivo, utilizando portadas de discos llamativas o programas innovadores. Sobre ello, podéis leer este post, con dos opiniones enfrentadas: ¿Estamos sexualizando a nuestros artistas para vender más, o sólo nos adaptamos a los nuevos públicos?

El protocolo y conciertos

Los conciertos de música clásica guardan un protocolo bastante rígido, desde la forma de vestir hasta el desarrollo del propio concierto. Todos estos elementos están ligados a la tradición de finales del XIX y principios del XX. 

  • Vestir de etiqueta: Como explicábamos en este post recientemente, cuando los conciertos comenzaron a darse en grandes salas, tanto los músicos como los asistentes debían vestir de etiqueta. Los conciertos eran eventos sociales dirigidos a las clases altas. Al principio, las orquestas estaban formadas solamente por hombres, por lo que el traje formal que se adoptó para los conciertos era el frac. Cuando las mujeres empezaron a aparecer en escena, optaron por vestir enteramente de negro para no desentonar con los fracs de los hombres. En la actualidad, el público no suele ir de etiqueta a los conciertos, salvo excepciones muy concretas. Ellos han sabido adaptarse a los nuevos tiempos mejor que nosotros, que seguimos tocando igual de “cómodos” que hace más de cien años. No digo que tengamos que ir a los conciertos en camiseta, no vaya a ser que a alguno le dé un síncope. Pero sí usar camisa o trajes más actuales/cómodos. Y, ¿negro?…
  • El eterno conflicto de los aplausos entre movimientos: Todavía en algunos ámbitos, como ópera o ballet, se mantiene la tradición de aplaudir a los solistas en plena ejecución. ¿Por qué si alguien aplaude entre movimientos se le manda callar como si estuviera haciendo algo irrespetuoso? Imaginemos por un momento a esa persona poco familiarizada con la música clásica, que no sabe ese protocolo de “no aplaudir hasta el final” y se arranca, entre los “shhh” de una parte del público. Igual se le quitan las ganas de ir al más conciertos. Además, la gente aplaude porque le gusta, como muestra de respeto o admiración, deberían tener libertad para expresar esto, y nosotros agradecérselo.
  • Los programas: Con la gran cantidad de repertorio que hay, parece que siempre se programan las mismas cosas. Pensamos que nuestro público sólo vendrá con Mozart y Beethoven, pero no le damos la oportunidad de decidir si quieren ir a ver algo más fresco, inusual, menos trillado. No le damos la oportunidad de descubrir nuevas obras, no sólo contemporáneas, sino de todas las épocas y estilos, pero no tan conocidas. ¿Es posible que por comodidad?
  • La captación de nuevos públicos: Ya hablamos de ello en este otro post. El público de clásica envejece, y hay mucha gente que ni siquiera ha vivido la experiencia de esta música en directo porque piensa que “es de viejos”, “parece una misa”, “se hace eterna”. También es importante saber dirigirse a la familia con una programación didáctica y para todos los públicos.
  • No sólo con música: ¿Quién no conoce la película de Fantasía? Las obras que se interpretan en ella marcaron a varias generaciones. Es un concepto que puede trasladarse a los conciertos. Usar imágenes, actuaciones, acompañarnos de nuevas tecnologías y ofrecer un espectáculo más allá de la música.

La enseñanza

Muchos profesionales se quejan de las carencias que han tenido en su educación musical. En el mundo de la pedagogía surgen de continuo nuevas técnicas y estudios que podríamos aplicar a la enseñanza reglada en los Conservatorios. Por otro lado, también aparecen nuevas tendencias, en cuanto a la aplicación de técnicas deportivas en el estudio de la música. El profesor de Conservatorio debe reciclarse con todo ello.

  • La especialización: Se echa en falta en la carrera musical la existencia de diferentes itinerarios. Un músico puede dedicarse a muchas cosas, pero cuando sale del Conservatorio, sólo sabe hacer una: interpretar obras y conciertos para su instrumento. No sabe dar clase, no sabe tratar con alumnos de diferentes edades, casi no sabe tocar en orquesta, no se ha especializado en cámara, no se ha especializado en ningún estilo o época, no sabe tocar música contemporánea (en su mayoría)… Muchas carencias que se solucionarían ofertando itinerarios para especializarse.
  • La necesidad de un orientador educativo y laboral, de la que hablamos en este post.
  • Más improvisar y más cantar: La técnica y el lenguaje musical son necesarios, pero lo primero que un niño debería aprender cuando estudia música es a potenciar sus aptitudes de manera intuitiva. Es necesario que les invitemos a improvisar, tocar sin partitura (y no hablo de la memoria), y siempre entonar en lenguaje musical, no sólo medir.
  • Libertad de interpretar: A menudo, el profesor es el que le da la idea musical al alumno y le ayuda a desarrollarla. Debemos invitar a que sea el alumno el que nos muestre su idea musical de cada partitura, sugerirle nuestro concepto y no imponérselo.
  • Aplicar nuevas técnicas: Cuando un alumno comienza a aprender música, suele ser pequeño. Las nuevas técnicas están basadas en el disfrute del alumno frente a la progresión. Cuando el alumno disfruta, progresa al mismo tiempo, pero si sólo se centra en progresar, es posible que se frustre.

Las redes sociales

Mientras que en otros ámbitos, los Comunity Mangers son estrellas mediáticas, pocos músicos/orquestas atienden a su presencia en las redes. Algunas ventajas del uso de las redes:

  • Captación de nuevo público.
  • Mayor difusión de nuestro trabajo.
  • Imagen de cercanía.
  • Relación con el público más directa.
  • Imagen de modernidad.

No sólo sirven para los músicos solistas o para agrupaciones de cámara u orquesta. También los profesores pueden hacer uso de ellas para contactar con los alumnos en su lenguaje y mantener su interés en la música usando nuevos recursos.

En resumen, renovarse o morir. Es hora de que la música clásica entre en el siglo XXI.

 

¡Síguenos en FacebookTwitter o suscríbete!! Si tienes dudas sobre algún tema, puedes visitar nuestro foro y consultarlo con otros músicos.